30/6/19

Toy Story 4 – La hora de la emancipación



Dir.: Josh Cooley
¿De qué va?: Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla de juguetes están a punto de hacer un viaje familiar por carretera con su dueña, Bonnie. Pero cuando aparece Forky, una manualidad hecha por Bonnie convertida en juguete, empiezan los problemas.

Reseña: Prácticamente nadie se tomó bien la noticia de que Pixar estaba preparando una cuarta entrega de Toy Story. Con los juguetes de Andy pasando a las manos de Bonnie en Toy Story 3 (2010) se completaba el círculo, con un regusto más dulce de lo que cabría esperar. ¿Para qué seguir, si no era por afán de lucro, cuando el final de la tercera era prácticamente perfecto? Teníamos que haber supuesto que alguna idea quedaba por desarrollar, porque, aunque podamos poner reparos a Buscando a Dory (2016) y Los increíbles 2 (2018), que sean gratuitas y estén vacías de contenido no están entre ellos, pues en ambas tanto los temas como los personajes experimentan una evolución natural. Afortunadamente, en Toy Story 4 ocurre lo mismo.


La película se centra particularmente en Woody, que no termina de superar su ruptura con Andy, aunque como buen juguete, se desviva por su nueva dueña, quien tiene puesta toda su atención en un nuevo muñeco. Pero este último no es un sofisticado Buzz Lightyear ni mucho menos, sino una manualidad que ha hecho en clase a partir de un tenedor de plástico, a la que ha bautizado Forky, y que cobra vida con una crisis existencial tremenda al verse a sí mismo como pura y llana basura. Comienza así una nueva aventura en la que, una vez más, los juguetes se extravían en el mundo exterior a la habitación de un niño, y en el que se explora la necesidad de realización personal, el sacrificio, el sentido del deber, la libertad, la amistad y otros temas familiares pero abordados desde otro enfoque, más adulto y desencantado, pues no hay que olvidar que el público objetivo de la primera Toy Story ha crecido al tiempo que lo ha hecho la saga. Si la tercera entrega despedía la infancia con Andy de camino a la universidad, la cuarta es esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la adultez: ¿Qué estoy haciendo con mi vida?


Una de las grandes virtudes de Toy Story 4 está en que recupera a uno de los personajes olvidados en la 3 y de los más minusvalorados de toda la saga: la pastora Bo. Hasta ahora solo era la gentil novia de Woody, que siempre se quedaba al margen de la acción cuidando de sus ovejitas, pero aquí nos la reencontramos como una mujer aventurera, audaz, dinámica e independiente, disfrutando de su libertad; una gran mejoría, reflejo de cómo está cambiando el papel de la mujer en el cine, la cultura audiovisual y la sociedad. El film introduce nuevos juguetes a cada cual más divertido, siendo Forky y el dúo formado por Ducky y Bunny especialmente hilarantes, aunque no deja de ser una pena que la pandilla de toda la vida quede tan relegada a un segundo plano, a excepción de Buzz y especialmente de Woody, absoluto protagonista al ponerle fin a su viaje personal, iniciado en la Tory Story original.


Si Toy Story 3 era un final perfecto, la 4 es un epílogo a la altura. Al igual que aquella, alterna comedia y drama con brío, derrochando carisma y subiendo el listón técnico con una atención por los detalles y las texturas asombrosa; basta con fijarse en los tejidos y los materiales de los que está hecho cada juguete, o comparar la apariencia del gato con la del perro de la primera entrega, para percatarse de los tremendos avances que ha hecho Pixar en los 24 años que separan una película de la otra. Puede que no supere a la tercera en el terreno emocional, pero justifica su existencia de tal forma que la idea de una tetralogía perfecta no solo ya no suena mal, sino que parece muy factible; más que suficiente para no temer a la mutación en pentalogía.

8/10

28/6/19

O.C: Cleo de 5 a 7 (1962)

¿De qué va?: Cleo es una joven cantante francesa que acaba de hacerse una biopsia. El resultado le será comunicado en dos horas y ella decide vagar por Parías a la espera de los resultados de su análisis. El temor a tener cáncer y fallecer le asalta la mente una y otra vez. En su travesía se cruza con su adivina, toma café, visita a una amiga… y conoce a un soldado que al día siguiente parte para luchar en la contienda de Argelia.

Reputación: Una de las películas de ficción más emblemáticas de Agnès Varda antes de que la cineasta se centrase en el cine documental. Dividida en 13 capítulos, la película muestra en tiempo real la vida de la protagonista desde las cinco de la tarde hasta las seis y media del 21 de junio de 1961. Para el personaje de Cleo se escogió a la actriz Corinne Marchand, que tuvo una carrera más prolífica en el teatro que en el cine. La película fue presentada en el Festival de Cannes cosechando un gran éxito, convirtiendo a Varda en la única cineasta femenina relevante dentro de la Nouvella Vague; figuras destacadas del movimiento artístico francés como Jean-Luc Godard, Anna Karina y Jean-Claude Brialy realizaron cameos en el cortometraje mudo que ven Cleo y su amiga en un momento del film. Alfonso Cuarón bautizó a la protagonista de Roma (2018) a la película.



Comentario: Mucho antes de que Agnès Varda se recorriese los pueblos Francia para filmar a los espigadores y a retratar rostros en lugares junto a JR, dirigió la película más femenina y feminista de la Nouvelle Vague. Una muchacha se mueve por París y se relaciona con diferentes personajes a la espera de que salgan unos resultados que le dirán si tiene o no cáncer. El tiempo objetivo se entreteje con el subjetivo a través de las sensaciones de Cleo, quien pasa de definirse a sí misma como la ven los demás, una mujer simple, engreída y superficial, a tomar plena de consciencia de su independencia, sin dejar que el miedo y la mirada masculina la cuestionen ni se interpongan en un porvenir del que va a tomar las riendas, por muy funesto que sea. La película es una sucesión de encuentros y desencuentros que construyen el empoderamiento de Cleo y que culminan en un breve y hermoso affaire con un soldado que también teme que su fin esté cerca. Cleo de 5 a 7 es la demostración de que puede haber directores buenísimos, pero pocos tan necesarios e irrepetibles como Agnès Varda.

Próximo visionado: El expreso de medianoche (1978)

26/6/19

En los 90 – Sk8ter Boys



Dir.: Jonah Hill
Int.: Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterstone, Na-kel Smith, Olan Prenatt, Gio Galicia, Ryder McLaughlin, Alexa Demie
¿De qué va?: Los Ángeles, años 90. Stevie  es un chico de 13 años que se pasa el verano intetando integrarse en un nuevo grupo de amigos que ha conocido en una tienda de skate.

Reseña: Jonah Hill es el último actor en dar el salto tras las cámaras. Buenos referentes no le faltan, habiendo trabajado con directores de la talla de Martin Scorsese, Bennett Miller, los hermanos Coen, Cary Fukunaga o Gus Van Sant. Además, lo hace con guion propio y que retroatrae a la ciudad de Los Ángeles de los 90 en la que creció. No es una autobiografía, pero existe cierto paralelismo entre Steve, el chaval que protagoniza la historia, con la evolución de la carrera de Hill como intérprete: al principio ambos son prácticamente invisibles y no son tomados en serio hasta que empiezan a codearse con la gente importante a la que antes admiraban desde una distancia prudente, soñando con la posibilidad de ser uno más.


Todos podemos sentirnos identificados con Jonah y Steve porque, a no ser que seas una de esas personas bendecidas con el don del carisma y la popularidad innata, has pasado por lo mismo siendo joven o no tanto, y has intentado hacerte el guay por todos los medios para que se fijaran en ti. En lo que respecta a Steve, su alta tolerancia al dolor se convierte tanto en una fijación por autolesionarse para encauzar toda su frustración como en la mejor baza para aprender a usar el skate y llamar la atención del grupo de amigos del que quiere formar parte. De esta forma, Steve es introducido en sus primeras experiencias con las drogas, el sexo y la delincuencia, al tiempo que se rebela contra una madre cariñosa pero ausente y un hermano violento y distante, pero la película carece de motivaciones aleccionadoras y moralizantes, pues Hill las aborda como lo que son: ritos de iniciación complicados, pero que, al fin y al cabo, son los que sientan las bases del adulto en el que se convertirá en el día de mañana.


La nostalgia por los 90 está presente en la imagen en formato de cuatro tercios y en 16 mm, en el furor por el Skate, una Super Nintendo por allí, una PlayStation por allá, radiocassettes, el furor por los skates y la Mtv puesta de fondo, pero Hill no se recrea demasiado en ello, prefiriendo centrar la atención en su protagonista, al que da vida el fantástico Sunny Suljic. Ya pudimos percibir que el chico tenía talento en El sacrificio de un ciervo sagrado (2017) y en La casa del reloj de la pared (2018), pero aquí ya se consolida como un joven valor en alza, pues lleva casi todo el peso del film con aplomo y una espontaneidad que también poseen sus colegas en la ficción, mientras que Katherine Waterstone y Lucas Hedges tan solo necesitan de un puñado de escenas para bordar sus papeles. En los 90 es un ‘Coming-of-Age’ de manual, una oda a la amistad sencilla a la par de honesta y cariñosa respecto a sus personajes, así como una rotunda demostración de la madurez artística alcanzada por Jonah Hill.

7/10

24/6/19

Men in Black: International – Promoción sin honores



Dir.: F. Gary Gray
Int.: Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani
¿De qué va?: Los Hombres de Negro se enfrentan a la mayor y más internacional amenaza hasta la fecha: un topo dentro de la organización. Para hacerle frente, la agencia que regula la inmigración intergaláctica en nuestro planeta contará con dos agentes: la novata Agente M y el experimentado Agente H.

Reseña: Las majors se resisten a que sus grandes marcas terminen de forma natural. Reboots, remakes, secuelas, spin-offs, precuelas… todo vale con tal de rentabilizar al máximo. Cuando sale bien, se continúa por esa nueva vía hasta que se vuelva a agotar y si no funciona, ya habrá otra ocasión para intentarlo de nuevo en unos años. El ejemplo más claro lo encontramos en la saga Terminator y sus sucesivos relanzamientos fallidos. También ocurrió con Cazafantasmas, aunque el reboot femenino no mereciese tal fracaso, y probablemente vuelva a suceder con Men in Black pues, aunque MiB: International no esté rindiendo en taquilla según lo esperado, seguro la franquicia será relanzada en el futuro de un modo u otro.


Con Will Smith y Tommy Lee Jones fuera de la ecuación, la película recurre a una pareja de química ya demostrada, la formada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, para embarcarse en una aventura que, a diferencia de las tres entregas anteriores, se desarrolla fuera de los Estados Unidos, aderezada con elementos característicos de las tramas de James Bond: artilugios tan sofisticados como peligrosos, individuos a los que proteger, traficantes de armas, un misterio que resolver, parajes de ensueño y un espía al que desenmascarar. Sin embargo, la película no termina de aprovechar ninguna de sus bazas: Thomson y Hemsworth son buenos actores y tienen un gran instinto para la comedia, pero el humor carece de la chispa y la locura de Thor: Ragnarok (2017). La trama se deja seguir, pero no cuenta con nada realmente sorprendente ni novedoso. Tampoco se saca partido de la variedad de localizaciones y culturas, ni que se produzca una distinción entre extraterrestres refugiados de primera y segunda clase.


Men in Black: International no es tan mala como se dice. A tener de lo que se comenta con la red, hay que aclarar por muy absurdo que parezca que su problema no está en que una de las protagonistas sea una mujer, más bien su principal virtud, pues Tessa Thompson aporta una frescura de la que carece el resto de la cinta, y el traje le sienta francamente bien. El film también cuenta con un extraterrestre entrañable a más no poder, el pequeño Pawny, (con la voz de Kumal Nanjiani), y un elenco de secundarios con intérpretes de la talla de Liam Neeson, Rafe Spall, Rebecca Ferguson y Emma Thompson, pero todo está dirigido y producido en piloto automático, sin desgana, pero sin brío, y con un montaje bastante regular. Cumple como blockbuster veraniego para pasar el rato, siendo quizás lo más revolucionario y agradecido que no sobrepase las dos horas de metraje, pero es probable que para cuando llegue el otoño ya la hayamos olvidado.

5’5/10

20/6/19

X-Men: Fénix oscura – Cenizas a las cenizas



Dir.: Simon Kingberg
Int.: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jessica Chastain, Kodi Smit-McPhee, Alexandra Shipp
¿De qué va?: Durante una misión de rescate de los X-Men en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino también más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender.

Reseña: La gran energía con la que arrancó X-Men: Primera generación (2011) se ha ido diluyendo con cada entrega posterior de la franquicia de los mutantes. Días del futuro pasado (2014) tenía que haber sido el final de la trilogía y no un episodio intermedio (tal y como confirmó Matthew Vaughn recientemente) y Apocalipsis (2016) tenía mucho problemas, pero sobre todo, que jamás transmitía la amenaza inminente de una hecatombe mundial. De igual modo, Fénix oscura no da la sensación de que nos encontremos ante el gran colofón de una saga iniciada hace ya casi 20 años, sino con un episodio intermedio, o un spin-off, que no tiene nada nuevo que contar.


Se supone que la idea era rehacer el arco del cómic de Fénix oscura que ya se llevó a la pantalla en X-Men: La decisión final (2006), con un resultado tan negativo que aprovecharon Días del futuro pasado para deshacer todo lo que sucede en ella. Pero puede que hubiese sido mejor contar con alguien nuevo en vez de con uno de los guionistas de aquella, Simon Kingberg, cuyas ganas de redimirse no se han traducido en un guion a la altura de las mejores entregas de una saga. La única novedad temática reside en poner en tela de juicio la egolatría de Charles Xavier (James McAvoy), el resto, más de lo mismo: la admiración de los humanos hacia los mutantes que se convierte en miedo cuando a uno de estos se le va la cabeza, el concepto de familia como la única salvación de la soledad mutante, que si se tiene o no se tiene propensión genética para la maldad…. Todos estos temas son plasmados en una historia que avanza de forma mecánica y caprichosa, con unas líneas de diálogo simplonas que parecen sacadas de primero de guion.


La desidia de buena parte del reparto tampoco ayuda demasiado, en especial la mostrada por Michael Fassbender y Jennifer Lawrence, esta última dando carpetazo a la delirante evolución que ha tenido el personaje de Mística debido a su creciente fama, radicalmente opuesta a las ganas de la actriz de pasarse tantas horas en la sala de maquillaje. También es una lástima que tras años siendo tentada a formar parte de una película de superhéroes, Jessica Chastain se haya decidido finalmente por esta, para dar vida a una villana inexpresiva e infrautilizada. La única que parece entregada a la causa es Sophie Turner intentando aprovechar la oportunidad para consolidarse fuera de Juego de tronos, pero todo le va a la contra, mientras que el resto del casting joven está ahí para dar vidilla a las secuencias de acción y poco más.


No es que X-Men: Fénix oscura sea mala, sino que causa indiferencia. Cuenta con una buena partitura de Hans Zimmer y no aburre (¡faltaría más!) pero tampoco provoca ninguna emoción ni genera especial interés por el devenir de los personajes, pese a que ya sean viejos conocidos. No justifica su existencia aunque, al tiempo que desarrolla la historia de Jean Grey, intente dar un cierre al arco de la relación entre Magneto y Charles Xavier, que comenzó en Primera generación y que tendría que haber sido la piedra angular de esta tetralogía, en vez de haberse quedado en segundo plano. Los mutantes de Fox se despiden en baja forma, a la espera de ver en qué forma son reinventados e integrados en el MCU, aunque no les vendría nada mal tomarse un buen tiempo de descanso.

5/10

15/6/19

Godzilla: Rey de los monstruos – Gojira y amigos



Dir.: Michael Dougherty
Int.: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Charles Dance, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Zhang Ziyi, Thomas Middleditch
¿De qué va?: Cuando varias super especies ancestrales, que hasta ahora se pensaba que eran simplemente mitos, aparezcan de nuevo, la agencia de criptografía y zoología Monarch tendrá que hacer heroicos esfuerzos. Sus miembros se enfrentarán a una gran cantidad de monstruos gigantes, incluyendo el imponente Godzilla, que luchará contra Mothra, Rodan y su archienemigo, el dragón de tres cabezas Ghidorah.

Reseña: En el 2014, Godzilla volvió a emerger en la costa norteamericana para enmendar la broma que supuso su primera aventura angloparlante. La película gustó más pero tampoco demasiado: que si el monstruo aparecía a los 60 minutos de película, que si los personajes eran muy planos, que de tan seria que era resultaba aburrida… Los 500 millones de dólares recaudados avalaron la continuidad de la saga, pero a tenor de las críticas… ¿se introducirían cambios? Gareth Edwards le cedió la silla de director a Michael Dougherty, que también se encargó de co-escribir el guion de una secuela que partía con la promesa de dar a los fans lo que ansiaban ver: el enfrentamiento de Godzilla con los monstruos más míticos de la Toho.


Es evidente que Dougherty tomó nota de lo que funcionaba y lo que no en el film de Edwards, y que ha intentado aplicarlo en Godzilla: Rey de los monstruos... con resultados dispares. El gran protagonista no tarda demasiado en hacer acto de aparición (¡bien!) y el resto de bicharracos luce todo lo espectacular y terroríficos que merecen. La aparición de todos se justifica con una alocada mezcla de ciencia y mitología y una trama tan absurda y confusa como la que arman los japoneses con cada película que sacan sobre Godzilla, solo que ellos no se lo toman tan en serio como los americanos, quienes además contratan a grandes intérpretes para dar empaque a roles insulsos. Esta secuela tiene exceso de personajes para lo intercambiables que resultan unos de otros, siendo esto más lacerante cuando se desaprovechan talentos como los de Kyle Chandler, Vera Farmiga o Sally Hawkins.


Aunque siga existiendo un problema con el factor humano, Dougherty sí que ha intentado corregir la sobriedad del film precedente con un componente humorístico que, en realidad, le hace un flaco favor a la película por lo bobalicón e infantil que resulta; es evidente que se ha intentado imitar la fórmula Marvel, pero los gags están mal escritos e integrados, además de carecer de complicidad con el espectador, aunque para ello recupere una figura habitual en el cine comercial norteamericano de los años 90 y 2000: el secundario afroamericano (O’Shea Jackson Jr) cuya única función en la película es ser gracioso y reaccionar de forma “campechana” ante los asombros acontecimientos de los que es testigo.


En el lado positivo de la balanza, vemos que se mantiene el mensaje ecologista que ya estaba de tapadillo en el film anterior, así como que se ha intentado dar algo de trasfondo a los protagonistas, puesto que al fin y al cabo, se trata de dos padres que reaccionan a la muerte de un ser querido de forma distinta: uno encauzando su odio hacia aquel al que considera responsable, y el otro intentando construir algo a raíz de la pérdida para que ésta no resulte tan dolorosa. El vínculo entre el personaje de Ken Watanabe y Godzilla conlleva uno de los mejores momentos de la película, y los combates de este último con King Ghidora son de lo mejorcito y más brutal que se ha visto en el género kaiju… hasta que se produce el corte que devuelve la atención a los humanos. Ojalá me hubiese gustado más, y aún así, sigo teniendo muchas ganas de presenciar el ansiado enfrentamiento que se producirá el año que viene entre Godzilla y King Kong, dos monstruos que siempre generan fascinación aunque las películas que protagonicen no siempre estén a su descomunal altura.

6/10

14/6/19

O.C: El fotógrafo del pánico (1960)

¿De qué va?: Mark Lewis es un joven que asesina mujeres mientras graba en vídeo la expresión de horror en sus rostros.

Reputación: Recordada como uno de los primeros slashers de la historia del cine de terror, si bien no fue el pionero en utilizar la cámara en primera persona para ver la escena desde el punto de vista del asesino; esa técnica ya se había utilizado anteriormente en Jack, el destripador (1944) y en Concierto macabro (1945). El guion fue escrito por Leo Marks, criptógrafo británico durante la Segunda Guerra Mundial. El título original del film, Pepping Tom, es una expresión en argot inglés que significa ‘mirón’, y que hace referencia al mito medieval sobre Lady Godiva, concretamente al chico que la miró cuando montó desnuda sobre un caballo alrededor de su aldea, cuando todos habían recibido la orden de no hacerlo. Aunque el Consejo Británico de Clasificación de Películas eliminó muchas imágenes de desnudo femenino y violencia del montaje, las terribles críticas y la protestas del público provocaron que la película fuera retirada de los cines británicos tan solo 5 días después de su estreno. Algunos de esos cortes fueron recuperados y restaurados para el lanzamiento doméstico de la cinta, pero otros se perdieron para siempre. La mala acogida de la película acabó con la carrera de su director, Michael Powell, al que le resultó prácticamente imposible encontrar trabajo a posteriori. Martin Scorsese ha declarado que es, junto a Fellini 8½ (1963), la película que mejor plasma en qué consiste el arte de dirigir cine.


Comentario: Es comprensible que el público se escandalizara con una película como El fotógrafo del pánico en los años 60: desvela la identidad del asesino desde el comienzo, para luego obligar a la audiencia a ser partícipe y cómplice de sus crímenes. Por otra parte, se revela a través de vídeos horripilantes la raíz de su psicosis, causada por un padre violento, distante y vouyerista, y establece paralelismos entre su obsesión por encontrar una retorcida belleza en la filmación de los asesinatos que comete con la de cualquier artista entregado y ensimismado en crear su obra, representación de su particular visión del mundo. Y no es un tipo aborrecible en absoluto, sabe que lo que hace es terrible, pero tampoco puede parar. Son temas demasiado atrevidos y controvertidos para su época de los que ahora ya estamos curados de espanto, pero la película conserva íntegro su valor artístico por su audacia visual y narrativa y su gran contribución al cine de terror que llegó después.

Próximo visionado: Cleo de 5 a7 (1962)

9/6/19

Rocketman – Vida y obra de un showman



Dir.: Dexter Fletcher
Int.: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones, Steven Mackintosh, Tom Bennett, Charlie Rowe
¿De qué va?: Reginald Kenneth Dwight pasa de ser niño prodigio del piano y estudiante de la Academia Real de la Música a convertirse en Elton John, una superestrella de la música rock que forja una exitosa colaboración musical con el letrista Bernie Taupin y una convulsa trayectoria personal marcada por los excesos.

Reseña: Cuando cedió los derechos de Your Song para Moulin Rouge (2001) y posteriormente vio la película, Elton John quedó tan maravillado con el resultado que decidió que algún día auspiciaría un musical basado en su vida. No tengo ninguna prueba de que esto haya pasado en realidad, pero me lo puedo imaginar perfectamente. No es que fuese a esperar a morirse para que otra persona desarrollase esa idea sin su supervisión, de eso nada. Así que, 18 años después de que Ewan McGregor enamorase a Nicole Kidman entonando Your Song (¡18 años ya!), llega Rocketman, biopic en torno a la vida de Elton John que parte con la singularidad respecto a films que ensalzan a otras estrellas de la música de integrar el repertorio de canciones en la narración para conferir un musical auténtico, en el que los personajes empiezan a cantar y bailar de forma espontánea.


Las comparaciones son odiosas e inevitables con Bohemian Rhapsody (2018) por lo reciente de su estreno, la temática o que el director de Rocketman, Dexter Fletcher, fuese el encargado de finalizar aquella cuando despidieron a Bryan Singer. En lo que al tratamiento de la figura central se refiere, resulta mucho más honesta la aproximación a Elton John que la que se realizó de Freddy Mercury, si bien hay cosas que no cambian, como las relaciones paternofiliales complicadas o que el villano y responsable de gran parte de los males del artista sea el manager. No seré yo quien ponga en entredicho la biografía de Elton John (quien también produce la cinta), pero sí que es cierto que, al menos lo que cuenta la película, resulta un tanto convencional, pero se compensa con unos números musicales que por lo general son bastante creativos, tanto en su escenificación como en la forma en la que las letras encajan con el desarrollo de la historia y de los personajes.


Si Rami Malek ganó un Oscar por su encarnación de Freddy Mercury, Taron Egerton debería recibir como mínimo la nominación. Además del detalle de que sea él mismo quien cante las canciones, lo suyo no es tanto una imitación como una asimilación del espíritu de Elton John, al que dota de una empatía de la que el personaje anda un tanto escaso. Egerton canta, baila, grita, toca el piano, se rompe y se entrega al completo bañado en purpurina. Jamie Bell también está muy bien como Bernie Taupin, amigo y letrista de Elton, quizás la persona con la que ha mantenido una relación más sana y honesta; también hay que destacar a Bryce Dallas Howard dando vida a su distante progenitora y a Gemma Jones como la abuela que le da el cariño y el apoyo que no recibió de sus padres, y a la que le falta una escena más para terminar de redondear al personaje.


Rocketman es una celebración de la vida de Elton John y de sus canciones que es todo lo gay y excesivo que tenía que ser. Sin embargo, por un lado le pesan los tics del género biopic, como condensar ciertos pasajes de su vida hasta no aportar nada significativo a la trama (el episodio de la boda), y por el otro, que pese a que se hable con franqueza de sus excentricidades y de sus problemas con el alcohol y las drogas, no deja de haber una intención redentora y una santificación excesiva que lastra el tercio final de la película. Al menos, es un musical con todas las de la ley, que juguetea un poco con la fórmula del cine biográfico y que nos hace redescubrir y/o recuperar todos los temazos que nos ha dejado la carrera de Elton John, tan pegadizos como universalmente identificativos.

7/10

7/6/19

El hijo – Niño supermalo



Dir.: David Yarovesky
Int.: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Meredith Hagner, Matt Jones, Becky Wahlstrom, Emmie Hunter
¿De qué va?: El matrimonio formado por Tori y Kyle Breyer siempre ha querido tener un hijo. Años después de decidir criar a Brandon, un niño venido de las estrellas, descubrirán que este posee unas habilidades muy especiales. El problema surgirá cuando se den cuenta de que el mal comienza a crecer dentro de él...

Reseña: Hay ideas que se venden solas. La de contar qué pasaría si un joven Superman utilizara sus poderes sobrehumanos para sembrar el mal en vez del bien es una de ellas, sobre todo si la auspicia James Gunn, el de Guardianes de la Galaxia, y si el guion viene firmado por su hermano y su primo, Brian y Mark Gunn. Los cómics ya han explorado la línea argumental de un Superman al que se le cruzan los cables en Injustice: Dioses entre nosotros, pero en El hijo se parte de la base de que la naturaleza del niño extraterrestre es pura maldad y cero empatía, y que solo hace falta un detonante para hacerla emerger. Y no conviene olvidar que si el ser más poderoso del universo se posiciona en contra de la Tierra, estaríamos muy jodidos.


La adolescencia de Clark Kent en Smallville se funde con La profecía (1976) y da lugar a esta película de terror que, pese a la potente premisa, presenta un desarrollo bastante convencional, plagado de sustos fáciles pero generoso en lo que respecta al gore; las muertes son sanguinolentas y explícitas, siendo de agradecer que no se hayan cortado ni un pelo de cara a conseguir una calificación por edades permisiva que falicitase el acceso a la película de un público más amplio. Aún así, el que Brandon Breyen, el álter ego de Clark Kent, acepte tan rápido su maldad intrínseca, demuestra que los responsables del film no tienen otra pretensión que la de orquestar un relato de terror más efectista que efectivo alrededor de un crío megalómano, sádico y, sobre todo, imparable.


Habría sido interesante que se explorase un poco más en la psicología de Brandon, o que sus padres adoptivos pasasen más tiempo intentando seducirle con el bien que autoconvenciéndose de que al crío no le pasa nada malo (te seguimos queriendo igual Elizabeth Banks), Pero entonces habría sido otra película, una que daría más que hablar que El hijo, que tampoco está mal, y que se disfruta sobre todo cuando se desata hacia la parte del final, pero que tampoco tiene chicha más allá de un puñado de muertes truculentas y un gran concepto con posibilidad de ser explotado como le gusta a Hollywood: a base de secuelas y spin-offs baratos hasta que deje de ser rentable. Así es como se suele sacar partido a las buenas ideas en la Meca del Cine.

5’5/10

3/6/19

Mr. Link. El origen perdido – El mito de la aprobación



Dir.: Chris Butler
¿De qué va?: Sir Lionel Frost es un investigador de mitos y monstruos que busca una criatura legendaria, el eslabón perdido que une al hombre y la bestia. Cuando descubre a una extraño y amable ser, de un tamaño descomunal, peludo y que sabe hablar, decide llamarlo Mr. Link. Esta criatura es la última de su especie, y como se siente muy solo, juntos decidirán viajar hasta el otro lado del mundo para encontrar a los suyos.

Reseña: Cada vez que el estudio de animación Laika estrena nueva largometraje sufro un microinfarto. En parte se debe a la emoción de estar ante otro joyita en stop motion por parte de los responsables de Los mundos de Coraline (2009), pero también porque experimentan una evolución decreciente de rendimiento en taquilla que me preocupa muchísimo. Porque Laika es ante todo necesaria, pues por muy bien que suelan estar las películas de Disney y Pixar, necesitamos otro tipo de historias, técnicas y perspectivas que enriquezcan el cine de animación. El estudio alcanzó su mayor cumbre artística hasta la fecha con Kubo y las dos cuerdas mágicas (2016), y aunque su nuevo trabajo, Mr Link. El origen perdido, no sea tan sorprendente ni rompedor como aquel, reúne suficientes alicientes como para dejarse cautivar y disfrutar como un enano.


La película tiene una estructura clásica de aventura alrededor del mundo en el que el trío protagonista se embarca en un viaje en busca de una civilización perdida mientras unos villanos les pisan continuamente los talones, aunque en realidad, lo que en realidad ansían estos héroes es ser aceptados y reconocidos, ya sea por parte de los colegas de profesión, de congéneres o de uno mismo tras haber permanecido años a la sombra de otra persona. Como todos los films de animación para toda la familia, Mr. Link tiene moraleja, pero brilla por la ausencia de conservadurismo al apostar por la amistad y el individualismo como repuesta ante el rechazo y el elitismo ejercido por los demás. Los tres personajes principales son carismáticos, están muy bien definidos e interpretados, al menos en la versión original, que cuenta con las voces de Hugh Jackman, Zach Galifianakis y Zoe Saldana.


Buena parte de la comedia que contiene el film proviene de Mr. Link, un auténtico y peludo ser de luz, cuya ingenuidad y nobleza absoluta le juega alguna que otra mala pasada a lo largo de un viaje que empieza en el noroeste del Pacífico y concluye en el Himalaya, dando lugar a una gran variedad de paisajes que Laika aprovecha para llenar de luz, color y detalles. Puede que el periplo vaya escaso de sorpresas y emociones fuertes, pero es algo muy digno de ver y admirar por lo indudablemente hermoso que resulta su artesanía visual. Así pues, Mr. Link. El origen perdido combina tradición y modernidad para dar lugar a una encantadora película de espíritu idealista y empoderado; otro reluciente tesoro de Laika, de la que esperamos con los dedos cruzados que en dos o tres años pueda regresar con uno más.

8/10

2/6/19

Itinerario de estrenos de junio 2019





Mr. Link. El origen perdido: Nueva película del estudio de animación Laika que cuenta la historia de un investigador, Sir Lionel Frost,  que descubre en uno de sus viajes a un extraño y amable ser, un eslabón perdido mitad humano mitad bestia, que le pide acompañarle hasta el otro lado del mundo para encontrar a los suyos. Chris Butler (El alucinante mundo de Norman) dirige un film que ha contado con Hugh Jackman (El candidato), Zach Galifianakis (Un pliegue en el tiempo) y Zoe Saldana (Vengadores: Endgame) para dar voz a su trío protagonista. La historia no es tan buena como la de Kubo y las dos cuerdas mágicas pero visualmente es otra inigualable joya de artesanía en stop motion. En breve, reseña.
Estreno: 7 de junio







X-Men: Fénix oscura: Última entrega de la franquicia X-Men antes de que Fox haya sido absorbida por Disney, y que pone fin a la historia iniciada en Primera generación (2011). Se trata del debut en la dirección de Simon Kinberg, guionista y productor habitual de la saga, y versa sobre cómo Jean Grey desarrolla tanto su poder como su lado oscuro, convirtiéndose en una gran amenaza para los mutantes y la humanidad. Jessica Chastain (Molly’s Game) es la única novedad de peso en el reparto, en el que figuran los protagonistas de las anteriores entregas: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Nicholas Hoult y Tye Sheridan entre otros.
Estreno: 7 de junio






El sótano de Ma: Nuevo film de terror de Blumhouse sobre una mujer solitaria que entabla amistad con un grupo de adolescentes y decide invitarlos a su casa, con consecuencias  mortales. Dirige Tate Taylor (La chica del tren) con Octavia Spencer (La forma del agua) como absoluta protagonista, secundada por Diana Silvers (Glass), Luke Evans (El alienista) y Juliette Lewis (Nerve). Las críticas, pese a alabar de forma unánime el trabajo de Spencer, son un tanto mixtas.
Estreno: 7 de junio






Sauvage: Camille Vidal-Naquet debuta en el cine con este film que gira en torno a Léo, un chico de 22 años que vive en la calle y ejerce la prostitución ofreciendo cariño y protección a sus clientes, aunque en realidad sea él quien más lo necesite. Félix Meritaud (120 pulsaciones por minuto) protagoniza la película, que fue nominada al César a la mejor ópera prima. De lo mejorcito que ha pasado por la cartelera en lo que va de año.
Estreno: 14 de junio





Men in Black International: Reboot/continuación de la trilogía protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, que son sucedidos por Chris Hemsworth (Vengadores: Endgame) y Tessa Thompson (Sorry to Bother You). Liam Neeson (Viudas), Emma Thompson (Johnny English: De nuevo en acción), Rebecca Ferguson (Misión imposible: Fallout), Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor) y Rafe Spall (Jurassic Worl: El reino caído) completan el reparto principal de esta entrega que dirige F. Gary Gray (Fast & Furious 8) en la que los Hombres de Negro deberán enfrentarse a un topo dentro de su organización.
Estreno: 14 de junio






Godzilla: Rey de los monstruos: Continuación del reboot norteamericano del gigantesco monstruo nipón que se estrenó en 2014, esta vez bajo la dirección de Michael Dougherty (Krampus – Maldita Navidad). La película cuenta cómo los criptozoólogos de la agencia Monarch investigan e intentan localizar tanto a Godzilla como a otros monstruos legendarios que acaban despertándose y poniendo el peligro la supervivencia de la especie humana. Kyle Chandler (Noche de juegos), Vera Farmiga (Nación cautiva), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Sally Hawkins (La forma del agua), Ken Watanabe (Pokémon: Detective Pikachu), Bradley Whitford (Destroyer) y Zhang Ziyi (The Cloverfield Paradox) encabezan el elenco de esta secuela que ha recibido críticas muy mixtas en su estreno norteamericano. El año que viene se estrenará la, en teoría, conclusión de esta saga: Godzilla vs. Kong.
Estreno: 21 de junio






Toy Story 4: Nadie creía que fuese necesaria pero todos iremos a verla igualmente. Toy Story 4 está dirigida por Josh Cooley, que hasta ahora solo se había encargado del corto ¿La primera cita de Riley? y cuenta la aventura que arranca cuando Bonnie, la nueva dueña de Woody, Buzz y compañía, añade a su colección de muñecos a Forky, un juguete hecho con un tenedor de plástico. Además, regresa Betty, la pastora novia de Woody que no formó parte de la tercera entrega. De momento no sabemos si estropeará el que hasta ahora era un final perfecto para la saga, pero lo que está claro es que será una de las películas más taquilleras del verano.
Estreno: 21 de junio






En los 90: Jonah Hill (No te preocupes, no llegará lejos a pie) debuta en la dirección con este film que también ha escrito y que cuenta la historia de un chico de 13 años aficionado al skate y residente en Los Angeles a lo largo de un verano de los 90. Sunny Suljic (La casa del reloj en la pared), Katherine Waterston (Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald) y Lucas Hedges (Identidad borrada) protagonizan el film, que pese a cosechar muy buenas críticas, obtuvo una repercusión prácticamente nula en la última temporada de premios.
Estreno: 21 de junio






Los días que vendrán: Nuevo film escrito y dirigido por Carlos Marques-Marcet (Tierra firme, 10.000 km) que triunfó en la última edición del Festival de Málaga ganando la Biznaga de Oro a mejor película, dirección y actriz. David Verdaguer (Lo dejo cuando quiera) y María Rodríguez Soto (Animals) son pareja tanto en la vida real como en la ficción, la cual se aprovecha del embarazo auténtico de la pareja de actores para indagar en los miedos, alegrías, expectativas y realidades que crecen a lo largo de 9 meses para los protagonistas de la película.
Estreno: 28 de junio



1/6/19

Actriz del mes: Tessa Thompson


Nombre completo: Tessa Lynne Thompson

Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1983

Lugar de nacimiento: Los Angeles, California (EE.UU.)ç

Filmografía destacada:

Passing (¿?)
Sylvie (2020)
Lady and the Tramp (solo voz) (2019)

Men in Black: International (2019)
Vengadores: Endgame (2019)
Little Woods (2018)
Sorry to Bother You (2018)
Creed II: La leyenda de Rocky (2018)
Westworld (Serie de TV) (2016 – ¿?)
Aniquilación (2018)
Thor: Ragnarok (2017)
Creed: La leyenda de Rocky (2015)
Selma (2014)
Dear White People (2014)
Copper (Serie de TV) (2012 – 2013)
Asesinato en el piso 13 (2012)
For Colored Girls (2010)
Veronica Mars (Serie de TV) (2005 – 2006)


Méritos: Cuando Tessa Thompson empezó a convertirse en una estrella, los fans de Veronica Mars la recordábamos por haber sido la engreída novia de Wallace durante la segunda temporada de la serie.  Tuvieron que pasar casi diez años hasta que esta actriz de raíces panameñas y mexicanas encontrase la oportunidad de brillar, en la película Dear White People, en la que encarnaba a una estudiante que utilizaba un programa de radio para protestar por las conductas racistas que se daban en el campus universitario. En la vida real, Thompson también ha sabido aprovechar el altavoz que le brinda su creciente fama e influencia para ser afiliada y portavoz del movimiento Time’s Up, siendo una de las principales valedoras de la campaña #4PercentChallenge, cuyo nombre hace alusión a un estudio que indica que solo el 4% de las películas más taquilleras entre 2007 y 2018 fueron dirigidas por mujeres. Thompson tampoco ha ocultado nunca su condición bisexual, es más, ha sido ella quien ha tenido que aclarar que Valkiria, su personaje en las películas de Marvel, también lo es tras haberse eliminado del montaje de Thor: Ragnarok la escena en la que se hacía alusión a ello.

Tras tenerla de vuelta como Valkiria a lomos de un caballo alado en Vengadores: Endgame, Tessa Thompson estrena Men in Black: International,  su primer blockbuster como cabeza de cartel, y que protagoniza junto a Chris Hemsworth, con el que ya desplegó una enorme química en Thor: Ragnarok. En el futuro próximo, la oiremos como Dama en el remake live action de La Dama y el Vagabundo que se estrenará directamente en la plataforma de streaming Disney+, volverá para la tercera temporada de Westworld y rodará Passing, salto a la dirección de la actriz Rebecca Hall que también contará con Ruth Negga en el reparto. Desde luego que Hollywood será una industria mejor si su futuro está marcado por figuras con la inteligencia y la fuerza de esta mujer.



Extras:

Tráiler de Men in Black: International

Tráiler de Little Woods

Teaser de la temporada 3 de Westworld

Entrevista sobre Creed II

Tessa Thompson – I Will Go to War

Janelle Monáe – Pynk

JAY-Z – Moonlight